Ir al contenido principal

Sophie Taeuber Arp Salón de té en el Café Aubette, 1927

 


Sophie Taeuber Arp, Salón de té en el Café Aubette, 1927


Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) fue una artista, pintora y escultora suiza que estudió artes aplicadas

en Múnich y Hamburgo. En 1915 conoció a Jean Arp con quien se casó y ambos formaron parte del

movimiento Dada de Zúrich. Formó parte de los grupos constructivistas y en 1926 obtuvo el encargo

para renovar el interior de un edificio de mediados del siglo XVIII, y crear el Café Aubette.

El Café Aubette fue concebido como una obra de arte total aplicando las teorías estéticas de «De Stijl»,

movimiento fundado por Theo van Doesburg y Piet Mondrian en 1917. El resultado de esta concepción

artística es el Neoplasticismo.

De Stijl se plantea como objetivo un nuevo sentido estético y sensibilizar al hombre moderno a través

del conocimiento de las artes plásticas puras, como revelación del arte abstracto, busca un nuevo

lenguaje universal  que elimine cualquier tipo de individualidad restrictiva y caprichosa. El nombre

del grupo refleja el concepto que tenían de sí mismos, el estilo de su lenguaje formal abstracto, libre

de toda ornamentación. Para realizar esta nueva imagen del mundo es imprescindible prescindir de

la tradición. Eliminan en el arte la presencia del mundo objetivo, y al destruir el objeto, el arte está

más cerca de la verdad de la conciencia interior, hasta que llegando a la abstracción total, el arte se

convierte en vida misma y deja de ser arte. Era indispensable abolir cualquier manifestación subjetiva

pasional, sentimental o individualista, la línea curva, en definitiva el espíritu barroco, la recta vertical

y horizontal deben ser la única medida estilística, junto al color unido, plano y puro.

Demasiado vanguardista para el gusto del público, la mayor parte de las pinturas del Aubette fueron

modificadas o destruidas. Fue restaurada entre 1985 y 1994 a partir de fotografías y dibujos

arquitectónicos para reproducir exactamente los colores elegidos. Antes de 2006, el Aubette fue

restaurado con el mismo aspecto que en los años 20.


Comentarios

Entradas populares de este blog

Mario Merz Igloo di Giap, 1968

  Mario Merz Igloo di Giap, 1968 Artista italiano relacionado con el arte povera . Empezó a dibujar durante la Segunda Guerra Mundial, apresado por sus actividades con el grupo antifascista, hizo frente común por el antielitismo y estubo a favor de crear obras con materiales humildes procedentes de los desperdicios de la vida cotidiana. Nació así el Arte Povera, el arte pobre, a propósito de la exposición colectiva celebrada en Génova en 1967 y, junto con el futurismo, permanece como uno de los más influyentes movimientos de arte italiano en el siglo XX. Este artista utilizó de forma frecuente la sucesión de Fibonacci en muchas de sus obras para simbolizar el arte y el progreso social, le permitía explicar y representar fenómenos biológicos, físicos, políticos y sociales de gran complejidad. Los temas artísticos de Mario Merz surgen de la devastación de la Segunda Guerra Mundial y de las grandes protestas europeas del siglo XX. El iglú es para Merz una metáfora con la que representa

Käthe Kollwitz, The Mothers (Die Mütter), 1923

  Käthe Kollwitz, The Mothers (Die Mütter), 1923 Kathe Kollwitz nació en 1867 en Königsberg, Prusia (actual Alemania). Vivió tanto la primera como la segunda guerra mundial. Trabajó principalmente en Berlín, no se permitía a las mujeres artistas entrar a las academias alemanas cuando se estaba formando, así que cursó sus estudios de forma privada en las escuelas de Munich y en Berlín. Está relacionada con el movimiento expresionista y su obra se caracteriza por su fuerte crítica social. Las miserables condiciones de vida de la masa obrera y su activismo político fueron los motivos en sus obras. El expresionismo nace sobre esta base de protesta y de crítica, pretende ser lo opuesto al positivismo, es un arte de oposición. Alemania en aquella época, cegada por el sueño de gloria y dominio marchaba hacia la guerra.  En esta obra vemos un conjunto de madres que se han convertido en una estructura compacta y contenida, madres unidas que protegen a sus hijos, un instinto maternal primordial.

Neoclasicismo y Frankenstein

  La muerte de Sócrates  Jacques-Louis David. 1787 129,5 × 196,2 cm Museo Metropolitano de Arte, Nueva York, Estados Unidos  Neoclasicismo  Óleo sobre lienzo  Es una pintura narrativa de gran formato con una concentración de personajes en el centro que presentan una gran teatralidad y un alto cuidado en los detalles. La composición está bien ordenada, el dibujo resulta dominante en comparación con el colorido y éste se basa en una gama cromática más bien oscura que otorga solemnidad a la escena. Sócrates es el centro de la composición y su posición está remarcada por el uso de la luz que llega desde un foco que no podemos apreciar pero incide directamente en el protagonista. La esposa de Sócrates puede verse lamentándose sola fuera de la habitación. Platón (que no estaba presente cuando murió Sócrates) está representado como un anciano sentado al final de la cama.  La obra representa la escena de la muerte del filósofo griego Sócrates, condenado a morir bebiendo cicuta por haber expres